martes, 19 de noviembre de 2019



El Equipo Crónica aparece en el siglo XX, formado en Valencia en 1964 por Rafael Solbes, Manuel Valdés y Juan Antonio Toledo.


Su carácter era muy crítico tanto sobre la realidad social como sobre la política. Estos autores se inspiran en la pintura española del Siglo de Oro como en Picasso con El Intruso y Velázquez, con La Rendición De Breda, a pesar de estar insertados en la sociedad contemporánea.


Además, llevan a cabo referencias a Saura, al Guernica de Picasso o a Las meninas de Velázquez, entre otros artistas.


Dentro de un estilo de fuertes rasgos pop utilizan técnicas tomadas de los medios de comunicación, las tintas planas y esa frialdad que distingue al pop americano. En su obra critican la situación social y política de España y realizan una singular y desmitificadora relectura de la historia del arte.



En 1970 el grupo evoluciona y empieza a experimentar con técnicas y recursos propios del Pop Art, como tintas planas, imágenes tomadas de los medios de comunicación de masas. Otra característica importante, es que se caracterizan por estar realizadas en serie, con un repertorio variado sobre el mismo tema.

Equipo Crónica, El intruso, 1969.

Finalmente, en 1981 el grupo desaparece con motivo de la temprana muerte de Rafael Solbes.




Equipo Crónica, La salita, 1970.

martes, 12 de noviembre de 2019





Con fecha desconocida, una persona de particular escribe una carta al JEMA (con fecha de 25 de junio de 1978) hablando sobre un objeto que sobrevoló la terraza de su piso. Las fotografías han sido tomadas con películas de alta sensibilidad. Esto llama la atención por ser fotografías manipuladas por la persona particular que las haya enviado. 
La foto marcada con el número 1 es un trazo dejado por un avión a reacción, ya que en las demás carecen de volumen. El avión se desplaza desde la derecha de la foto a la izquierda de la misma, habiéndose efectuado dicha toma solamente a la estela dejada por el avión sin sacara en la toma al mismo, a fin de conseguir el efecto deseado.


Avistamiento de un ovni en Alcorcón en el año 1978
Informe oficial de JEMA.





Las Meninas de Velázquez vuelven a las calles de Madrid otra vez en este otoño. Esta exposición callejera incluye alrededor de 50 originales meninas creadas por diversos artistas plásticos, y está organizado por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación Empresarial de Comercio Textil y Complementos.

Las Meninas que pintó el pintor sevillano dentro de los más famosos de España, con el tiempo se ha convertido en una de las figuras más representativas del arte español. Esta muestra busca potenciar el talento de nuevos artistas y dar la oportunidad de mostrar otra faceta a profesionales de prestigio de sectores que no parecen relacionados con el arte. Asimismo, es una oportunidad perfecta para callejear por Madrid y descubrir nuevos rincones, comercio local o espacios gastronómicos.
Tiene también una vertiente solidaria, ya que algunas figuras serán subastadas y los beneficios se destinarán a ONGs seleccionadas por los artistas o los patrocinadores como la Fundación Rafael Nadal y las Fundaciones Querer, Aladina, Ochotumbao, Lukas, Alain Afflelou yTransexualia.



Menina Jardín Vertical
Resultado de imagen de Menina Jardín Vertical

Se encuentra esta menina especial en el Paseo de la Castellana, cerca del estadio Santiago Bernabéu. Su especialidad reside en la forma de creación, que no está pintada con las pinceladas simples, sino que está decorada principalmente por el color verde de las ramas artificiales de árboles. Se presenta el deseo de aspirar la naturaleza en una ciudad tan grande y contaminada como es Madrid, y un desarrollo económico sostenible y ecológico para purificar el ambiente y nuestras vidas.

Hemos realizado un mapa de una pequeña selección de las Meninas callejeras que están en Madrid, si queréis podéis seguir este camino para visitarlas y os animo a seguir descubriendo más Meninas en las calles de Madrid.

Clic aquí para seguir la ruta



Resultado de imagen de caixaforum logo
Cartel lujo

CaixaForum presenta una exposición sobre los lujos que han perdurado a lo largo de los siglos desde los asirios y otros pueblos e imperios (babilónico, fenicio y persa...), hasta la época de Alejandro Magno.
Dicha exposición inició el pasado 20 de septiembre de 2019 y estará disponible al público hasta el 12 de enero de 2020.

La exposición está organizada con la colaboración del British Museum de Londres, quienes han cedido gran parte de su colección para mostrar en Madrid una parte del arte, la orfebrería, las joyas, la ornamentación y la edificación, entre otras ramas, de las que disfrutaban los antiguos en su cotidianidad.


La entrada de Lujo. De los asirios a Alejandro Magno tiene un precio de 6€ y para clientes Caixa o menores de 6 años la entrada es gratuita.

Para seguir y poder disfrutar de parte del contenido ofrecido en la exposición se pueden seguir los siguientes hashtags desde diferentes redes sociales: #LujoCaixaForum o #BritishCaixaForum.
Frasco para aceite perfumado en forma de pez.
Copa en forma de cuerno con detalle en oro.
Bol hecho de vidrio.
Jarra de vino hecha de oro.




martes, 5 de noviembre de 2019


Pensando en el Street Art como un arte urbano considerado efímero, con la intención de generar inquietudes, explorar ciudades y descubrir obras de arte; aquí dejamos una pequeña galería de algunas obras situadas en la ciudad de Madrid en el barrio de Malasaña.

Resultado de imagen de pinta malasaña

Resultado de imagen de pinta malasaña

Resultado de imagen de pinta malasaña

Resultado de imagen de pinta malasaña

Resultado de imagen de pinta malasaña



Street Art 

Hacer pintadas o escrituras no es algo nuevo ni mucho menos de la época actual. Desde la existencia de los seres humanos siempre hemos plasmado nuestras inquietudes, ideas y sentimientos en las paredes. Un buen ejemplo de ello son las pinturas, las inscripciones y los dibujos encontrados en las cuevas rupestres.

Resultado de imagen de cuevas antiguas pinturas rupestres
Cueva Chauvet (Francia). Dibujo rupestre.

Pero esta práctica en paredes y murales se ha extendido a lo largo de la historia: los egipcios pintaban murales para adornar edificios.
Sin embargo, cabe destacar que parece ser que esto se hacía en un principio para dejar constancia de que alguien estuvo en el lugar; es por esto por lo que se duda de su valor estético.

Resultado de imagen de graffiti roma clasica
Inscripción de la Antigua Roma.

En los años 70 en Nueva York se originó un nuevo tipo de arte. Surgió alrededor del hip hop, rap y breakdance; este tipo de arte destaca por tener una cultura con un código cerrado que sólo los miembros de grupos y bandas conocen y utilizan en su día a día.

Muchacho corriendo encima de un tren en Nueva York. 1982.

Los jóvenes metidos en estas bandas realizaban pintadas en paredes y muros a lo largo de toda la ciudad de Nueva York. No obstante, con el paso del tiempo se dieron cuenta de que podían arriesgarse aún más cambiando el objetivo de sus graffitis: los vagones de trenes de la ciudad.

Posteriormente, en los años 80 se iniciaron nuevas corrientes sobre las temáticas y las técnicas.
Bronx, Nueva York. 1980.

Lady Pink, graffitera, en el metro. 1982.

lunes, 28 de octubre de 2019


Aquí dejaremos los enlaces a diferentes reseñas publicadas en diferentes medios de comunicación sobre la exposición de Francisco Ontañón expuesta en la Sala Canal de Isabel II, en Madrid. 
Esperamos que estas reseñas que dejamos aquí sean de vuestro agrado y os animen a visitarla.




¿Quién es “Gloria Matías”?
Silvia Soriano y Gloria Matías, interioristas

¿Quién es “Gloria Matías”?
G: Soy una mujer emprendedora en el mundo del interiorismo de locales comerciales (bares, restaurantes, tiendas, oficinas sobretodo) ¿Por qué elegiste esta profesión? Me encanta crear espacios con personalidad, y donde las personas puedan sentirse confortables y especiales.
¿Cómo definirías tu estilo? 
G: Tengo un estilo desenfadado, creo espacios conceptuales donde las texturas, los colores y la iluminación son protagonistas. 

¿Qué buscas transmitir con tu trabajo y qué temas tratas? 
G: Busco transmitir emociones, cada proyecto es distinto por lo que las emociones que se generan son distintas, pero todos los espacios que diseño tienen en común el buscar el efecto sorpresa. 
Cómo artista que eres al fin y al cabo, crees que la perspectiva de ser diseñador ha cambiado respecto a los años anteriores? 
G:Si, cada vez se tiene más en cuenta el diseño y a través de él, la diferenciación con respecto a la competencia. Los clientes buscan ser "especiales"

¿Qué te inspira a la hora de diseñar los proyectos creativos? 
G: Suelo trabajar con varias vías de inspiración: la primera es el tipo de negocio y lo que el cliente considera importante de su negocio (sus puntos fuertes) como punto de partida y después, desarrollo el proyecto teniendo en cuenta experiencias personales, el arte histórico, los lugares que visito... 

Durante estos años de seguir trabajando en tu profesión, ¿piensas que ha cambiado tu estilo artístico y los valores que persigues?
G: El estilo cambia con cada proyecto pero se mantiene un "germen" común. Los valores no han cambiado, la máxima de cada diseño es que funcione bien y sea agradable para el uso y la vista. 

¿Cuál dirías que es el momento por excelencia en tu carrera profesional? 
G: Creo que el momento son todos, cada dia aprendo mas y evoluciono profesionalmente con cada nuevo diseño. 

Del arte, ¿a quién admiras? 
G: Dentro del arte admiro a muchisima gente: Van Gogh, por su uso del color, por su forma rompedora de transmitir, el impresionismo frances, Degas, Monet, Renoire... En la literatura a Lorca, por el gusto y emociones que transmite en su obra,  

¿Quien consideras que se ajusta a los valores que pretendes plasmar en tus diseños?
G: De todos los mencionados anteriormente, de forma subjetiva siempre puedo encontrar algun matiz dentro de mis diseños. 

¿Tienes alguna anécdota que te ha sucedido ejerciendo tu profesión? 
G: Hubo un cliente al que despues de haberme aceptado el proyecto tuve que explicarle cual es mi trabajo, no tenia claro que había contratado... jajjaja fue divertido y un tanto raro. 

Actualmente, por desgracia, las artes y la humanidades sigue estando en cierta parte infravaloradas ¿Como defenderías tu rama?
G: Las ideas es algo que como comentáis está muy infravalorado porque al ser intangible a simple vista no se les da el valor que tienen, pero el diseño de espacios comerciales siempre digo que el Diseño, es el valor añadido de un negocio. 

Y por último, desde tu punto de vista, ¿el artista se hace o es? 

G: Un poco de los dos, creo que hay algo innato, que es la atención sobre el arte o diseño, pero sin formación académica y trabajo personal no sería suficiente. como decía Picasso: "que la inspiración me pille trabajando"



Giovanni Boldini: el mejor pintor que interpreta el espíritu de la segunda mitad del siglo XIX


La Fundación Mapfre de Madrid ha organizado por la primera vez en España una exposición dedicada al pintor italiano Giovanni Boldini(Ferrara,1842 – París,1931) que es uno de los más influyentes y prolífico de los artistas italianos en su generación y sus diálogos artísticos con los pintores españoles que formaron parte de los círculos parisinos de la Belle Époque y tenían contacto con él, entre ellos, Mariano Fortuny, Raimundo de Madrazo, Martín Rico y Joaquín Sorolla. La muestra, titulada con el nombre Boldini y la pintura española a finales del siglo XIX. El espíritu de una época, y comisariada por Francesca Dini y Leyre Bozal, está siendo exhibida en las salas de exposiciones recoletos y se puede visitar durante el 19 de septiembre del 2019 hasta el 12 de enero del 2020.

La exposición cuenta con 124 obras artísticas de todos estos pintores que se ofrecen por más de sesenta prestadores públicos y privados, por ejemplo, la Galleria Nazionale d’arte Moderna de Roma, la Galleria d’arte Moderna e Contemporánea de Ferrara, y el Museo del Prado, etc, y está dividida en dos plantas y seis secciones. En este recorrido podemos observar la trayectoria completa de Boldini a través de los cuadros de diferentes épocas, desde el comienzo de su profesión en Florencia, desplegando su talento artístico con su instalación en París, donde llegó a la cumbre de su carrera, hasta su desembarco en Nueva York en 1897 el aquel momento ya se consideraba como un pintor conocido y con prestigio. Además, también la exhibición contiene varias pinturas de otros artistas españoles que residían en París en el mismo período y cuyas obras mantienen una cierta relación explícita con las del italiano, y todos estos recursos de arte nos recuerda esta época y contemplamos una sociedad mundana y decadente de la segunda mitad del siglo XIX y que finalizaría con la Primera Guerra Mundial.

Nació en una familia artística italiana, Boldini aprendió pintar desde pequeño de su padre que era el pintor de matriz purista que fue alumno de Tommaso Minardi y otros maestros de su país en Ferrara a través de los cursos de pintura, y en este proceso se influyó por la tradición académica italiana. En 1862 se fue a la Academia de Bellas Artes de Florencia para seguir perfeccionándose, y en esta ciudad antigua llena del ambiente artístico encontró y se unió con el grupo de los Macchiaioli en el Caffè Michelangiolo, que eran los pintores entregados a la representación de la realidad a base de pinceladas ágiles y sutiles que ellos la definieron como pintura del vero(lo verdadero, lo real), y pretendían renovar el género del retrato desde el naturalismo romántico hacia una pintura realista a través de dotar de las figuras más cualidades expresivas. Al mismo tiempo frecuentó a la burguesía italiana siendo uno de sus huéspedes de sus villas y desde aquí empezó a presentar su interés por las salones elegantes y su pomposidad de la aristocracia y de la burguesía, mientras siguió la línea de los artistas españoles como Velázquez y Mariano Fortuny, influyendo por el preciosismo y el gusto decorativo de la pintura fortuniana.

Luego viajó por Europa y estableció su residencia permanente en París en 1871, pasó la mayoría del tiempo allí desarrollando su carrera y consiguió el reconocimiento social como retratista trabajando para las altas clases y la burguesía, por ejemplo, el marchante Adolphe Goupil. En esta ciudad central del arte del mundo en la época, se convirtió al final en los más famosos retratistas en aquel periodo y se caracterizaba por su propio estilo tras de conocer a los impresionistas, que es una combinación de la tradición y la innovación basado en la intuición del instante y el movimiento, realizado con pinceladas libres, rápidas y dinámicas, pero sin perder la vista de la figura y la expresión de retratado. 

Los personajes principales de sus retratos solían ser las mujeres bellas, elegantes y ricas con joyas y vestidos lujosos que se utilizaban como objetos para demostrar su pertenencia a una clase social alta, y se demostraba una feminidad suprema, irresistible, arrebatadora a partir de estas imágenes. Igualmente aparece a veces las figuras de los hombres serios y educados de la misma clase para representar esta elegancia burguesa, afirmar su posición social y poder adquisitivo. Aunque estos retratos fueron criticados por su carácter mercantilista, era innegable que Boldini innovó este tipo de pinturas con la entrada de la espontaneidad, eso significada excepto percibir las informaciones superficiales y más fáciles de identificarse, nos daba una aproximación psicológica hacia el personaje de los retratado mostrando sus movimientos mentales, es decir, la personalidad y la mentalidad del personaje. 

Excepto los retratos, Boldini también dedicaba durante décadas a los cuadros a la moda, que eran las pinturas delicadas con formato pequeño o mediano y con espíritu dieciochesco, y se trataban de escenas costumbristas junto con los protagonistas que a menudo eran las chicas jóvenes atractivas y los temas normalmente eran narraciones de sucesos amables, sencillos y anecdóticos.

(Boldini: 'En el banco de Bois', 1872)


Servía de ejemplo el cuadro 'En el banco de Bois', Berthe que era sus de sus modelos favoritos, vestida como una princesa con su pelo marrón rizado y decorado, sentada en el banco rodeada de flores, con la cabeza girada a un lado con una boca entreabierta y una mirada tímida, presentó una falsa inocencia y aludió a la sensualidad. Esta muchacha joven y deliciosa encarnaba una belleza peculiar, a medio camino entre la picardía y el recato, además convirtió en el símbolo del bienestar de algunas capas sociales y transmitió el optimismo y la confianza que tenía la sociedad francesa en ese momento.

A la vez como llevaba tantos años viviendo en la capital francesa, París, una ciudad más moderna de ese tiempo, llegó a ser un tema importante de sus cuadros inevitablemente. Encontramos una cantidad abundante de obras en las que dibujaba de los mercados, los parques, las plazas, las cafeterías, la vida nocturna, etc, estos lienzos de paisajes urbanos nos presentan cómo era la vida cotidiana de los parisinos en los últimos 50 años del siglo XIX y la metrópoli de París en todo su esplendor, por eso se considera como uno de los retratistas mundanos junto con John Singer Sargent, Joaquín Sorolla e Ignacio Zuloaga. Y también hay muchos pintores españoles que compartían esta especie de pinturas sobre la sociedad parisina con Boldini, especialmente Raimundo de Madrazo y Román Ribera, cuyas obras son afines de las del ferrarés tanto en la similitud temáticas como en el estilo artístico. 

No obstante, la conexión entre Boldini y la pintura española de esa época no sólo se limita en la influencia de Fortuny y el disfrute de los paisajes urbanos, los dos tenían una relación mucho más estrecha. Como en la segunda mitad del siglo XIX París se convirtió en la capital del arte desplazando el lugar de Roma, muchos artistas españoles llegaron a la capital francesa como Boldini a buscar su camino profesional estudiando en la École des Beaux-Arts o trabajando en los talleres de los maestros, con la esperanza de llegar a su nivel un día, y vendieron sus obras a través de marchante a los coleccionistas del mundo, entre ellos una figura más relevante era el estadounidense William Hood Stewart, que adquirió las colecciones más destacados de estos artistas, e incluso estableció una amistad con ellos documentadas por 6 dibujos, 193 cartas y 370 fotografías compiladas en un álbum y lo podemos ver en la última sección de la exposición. 

Además de la historia similar de la carrera artística, igual que el pintor italiano, los españoles trabajaban para la clase alta, intentaron a satisfacer el gusto y la necesidad burguesa pintando los cuadros pequeños preciosistas, de carácter costumbrista y amables, en las que predominan las escenas ambientadas en los siglos XVII y XVIII, así como las escenas de interior y las de carácter popular, anecdótico o lúdicos; llenas de movimientos y sensación de inmediatez, aunque son cada vez más populares los paisajes y las escenas al aire libre. Sobre todo, algunos artistas españoles como Sorolla y Zuloaga, compartieron las ideas sobre la renovación del género de retrato. Se especializaron en la realización de retratos delicados de la burguesía dominante que exigió un nuevo arte para difundir sus propios valores y que serviría como una confirmación de su poder. Partiendo de la estela dejada por Velázquez, estos los retratistas junto con Boldini, crearon un género de pintura que estaba en el medio camino entre la tradición y la innovación y reflejaba el espíritu de la Belle Époque, que era un mundo mundano y que se parecía próspero pero en la realidad ya estaba en la decadencia.









DATOS ÚTILES.

Lugar: Fundación Mapfre. Sala de exposiciones recoletos

Dirección: Paseo de Recoletos, 2 (Madrid)

Web: www.fundacionmapfre.org

Fechas: Del 19 de septiembre de 2019 al 12 de enero de 2020

Transporte: Metro Banco de España (L2) y Colón (L2, L5, R), Cercanías Recoletos, Autobuses 5, 14, 27, 37, 45, 53, 150.

Precio: General 3 euros, Reducida 2 euros, y Gratuita para los lunes (excepto festivos) de 14 a 20

Horario: Lunes (14:00 a 20:00h), de martes a sábado (10:00 a 20:00h), domingos y festivos (11:00-19:00h)

Visitas guiadas: Lunes (17:30h), de martes a jueves (11:30h, 12:30h y 17:30h)

Servicio de audioguía: Audioguía (español e inglés), Audioguía con audiodescripción

Webgrafías:








Si tomamos en cuenta la definición de la RAE sobre el arte, sería la siguiente: "Manifestación de la actividad humana mediante la cual se expresa una visión personal y desinteresada que interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros."


Graffiti en un mural


Charles Batteaux, en su obra de 1746 Les Beaux-Arts réduits un même principe, acuñó el término bellas artes, que aplicó a: la danza, la floricultura, la escultura, la música, la pintura y la poesía, añadiendo posteriormente la arquitectura y la elocuencia. Posteriormente, la lista sufriría cambios según los distintos autores que añadirían o quitarían artes a esta lista.


Las bellas artes reducidas a un principio único. Libro original.

Ricciotto Canudo, el primer teórico del cine, fue el primero en calificar al cine como el séptimo arte en 1911.

Resultado de imagen de ricciotto canudo
Rcciotto Canudo (1912)

Actualmente se suele considerar la siguiente lista: las seis primeras son arquitectura, danza, escultura, música, pintura y poesía (literatura) según la clasificación usada en la Antigua Grecia; el séptimo es el cine; la octava es la fotografía, aunque se alega que es una extensión de la pintura; y la novena es la historieta, aunque se alega que es un puente entre la pintura y el cine.
Algunos consideran otras artes en la lista, como podrían serlo la televisión, la moda, la publicidad o, incluso, los videojuegos.


martes, 22 de octubre de 2019


Bienvenidos a nuestro Rincón del Arte.


Somos XinYu Tang y Silvia Peña Valdehita, estudiantes de Periodismo en la UCM y amantes del Arte. Nos gustan todas las ramas de las artes plásticas, como pueden serlo la fotografía, la pintura, la escultura, la arquitectura, entre otros.
Es por ello que hemos decidido compartir nuestras afición con más personas que tengan el mismo gusto y la misma pasión por este tipo de expresión cultural.




Muchas gracias por ver nuestro blog, esperemos que sea de vuestro interés y lo disfrutéis.

Vistas de página en total

Categories

Labels

Seguidores


Datos personales

Mi foto
Periodista en proceso de formación. China curiosa metida en el mundo hispánico. Amante de viajes, naturaleza y arte. Transeúnte que registra diferentes paisajes. Poeta que carece de una pluma de tinta.
Somos estudiantes de Periodismo en la UCM y hemos decidido crear este blog para compartir nuestra afición al ARTE.

En este blog vamos a escribir reseñas de exposiciones, obras concretas, experiencias, etc. con respecto a las artes plásticas. Además, incluiremos enlaces de interés, fotos, vídeos, reportajes audiovisuales, entrevistas a personalidades desconocidas del mundo del arte con la intención de transmitir conocimientos, ideas y reflexiones en torno al arte.


Otros blogs propios: Mundo Cine y Gastronomía Fusión.

Mapa: Premios Ortega y Gasset

Entradas populares

Traductor